Showing posts with label economy. Show all posts
Showing posts with label economy. Show all posts

Saturday, May 1, 2021

Αναγκαιότητα στην πολυτέλεια. Ο Ροβινσώνας Κρούσος ως homo domesticus




Ανεξάρτητα αν έχουμε η δεν μας έχουν διαβάσει τον βίο του Ροβινσώνα Κρούσου, όλοι μας έχουμε κάποια ιδέα για την ιστορία ενός ναυαγού που ξεβράστηκε σ’ ένα έρημο νησί. Από την ιστορία αυτή, μάλιστα, προκύπτει συχνά και ένα βασανιστικό ερώτημα: εμείς θα είχαμε τις ικανότητες ν’ ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες ενός ναυαγίου και να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις; Η επιβίωση στις δυσκολότερες δυνατές συνθήκες μας προκαλεί δέος και σεβασμό για εκείνους που στάθηκαν ικανοί να την επιτύχουν. Όταν σκέφτομαι τον Ροβινσώνα του Defoe, ένα μυθιστόρημα που όταν δημοσιεύτηκε (1719) δεν είχε καταργηθεί ακόμη η δουλεία, έρχεται στο μυαλό μια σκέψη του Schopenhauer, ο οποίος σ’ ένα μικρό εγχειρίδιο πρακτικής φιλοσοφίας υποστήριζε ότι «τίποτε δεν εξασφαλίζει πιο αποτελεσματικά την ηρεμία μας, από το να αναλογιζόμαστε ό,τι συνέβη μέσα από το πρίσμα της αναγκαιότητας: διότι μέσα από το πρίσμα αυτό όλα τα τυχαία γεγονότα παρουσιάζονται ως όργανα του κυρίαρχου πεπρωμένου». Εξάλλου, για τον φιλόσοφο «παιδιά και μεγάλοι ξέρουν πολύ καλά ποτέ να νιώσουν ικανοποιημένοι, μόλις αντιληφθούν ξεκάθαρα πως τα πράγματα έτσι έχουν και δεν μπορούν να γίνουν διαφορετικά».[1]
Η αναγκαιότητα στον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό συνιστά βέβαια μια πολυπλοκότερη υπόθεση από αυτήν που θα μπορούσε να υποθέσει ο γερμανός στοχαστής. Εντούτοις, εκείνο που διατηρεί επίκαιρη τη σκέψη του είναι η συγκινητική αποδοχή της προσαρμογής σε μια νέα συνθήκη και η ανακούφιση που την συνοδεύει. Αυτή η βίαιη προσαρμογή στις νέες συνθήκες, παρόλες τις ανέσεις του νεωτερικού βίου, γίνεται σήμερα μ’ έναν ιδιότυπο τρόπο αποδεκτή. Παρά τα δυνατά τραντάγματα της εποχής μας (πανδημία, κλιματική αλλαγή, μαζική μετανάστευση) οι βασικές προϋποθέσεις για ένα standard βιοτικό επίπεδο ζωής στις δυτικές κοινωνίες παραμένουν σε υψηλό επίπεδο συγκριτικά με το παρελθόν. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, φαίνεται όμως ότι οι πρακτικές ευκολίες μας αφαιρούν την ικανοποίηση της χειρωνακτικής δημιουργικότητας και χειραφέτησης. Αυτή πια έχει περάσει στη σφαίρα της λογοτεχνικής πλοκής και του τηλεοπτικού θεάματος (Action games, Survivor TV series, Prank you tube channels, 5 minute crafts κ.α.).




 Κωστής Βελώνης

Monday, January 4, 2021

Gimme More: On Sianne Ngai’s “Theory of the Gimmick”


SIANNE NGAI IS KNOWN for her close attention to the overlooked, the fringe, the marginal. Her first book, Ugly Feelings(2005), was a taxonomy of “minor” emotional-aesthetic responses like irritation and paranoia. Our Aesthetic Categories (2012) centered on the “zany,” the “cute,” and the “interesting.” With these two works Ngai was credited with making the study of aesthetics — albeit under the banner of “affect theory” — sexy again.

In her third book, Theory of the Gimmick: Aesthetic Judgment and Capitalist Form, Ngai delves further into her longstanding preoccupations: first, the economic underpinnings of aesthetic judgment; second, the way affective judgments are built into nomenclature. (When we say someone’s “cool,” we convey nonchalant admiration; when we call a movie “cheesy,” we come off as knowing, jaded.) For Ngai, the critic’s task is to tease out the two, thus making apparent what gets obscured in the judgments we toss off. Although the subject of Theory of the Gimmick is unsexy at times — there is more than a little on transvaluation and reification — it marks a culmination of Ngai’s work as a critic. Not only does Ngai open up suggestive new lines of inquiry here, but she also completes a critical trilogy begun 15 years ago.

Ngai makes the case that the gimmick, whose value we regularly disparage, is of tremendous critical value. The gimmick, she contends, is the capitalist form par excellence. The book’s argument starts from the simple premise that the gimmick is “simultaneously overperforming and underperforming,” confounding our normal estimations of labor, value, and time. Ngai distinguishes the gimmick from its kin — kitsch, camp, conceptual art — making the case that, although superficial resemblances may bind the gimmick to these categories, the calculations of worth and cheapness it involves us in set the gimmick apart as a specifically capitalist form.

In a series of Kantian-Marxian “antinomies,” Ngai sketches out the gimmick’s contradictory, capitalistic nature: the gimmick simultaneously saves labor/does not save labor; works too hard/too little; is outdated/newfangled, dynamic/static, unrepeatable/reusable, and transparent/obscure about capitalist production. These antinomies are the book’s guiding thread, reiterated and elaborated throughout. They make some of Ngai’s more cryptic-seeming pronouncements intuitive: “The moment in which the gimmick arouses critical response is therefore simultaneously a dissipation of criticality.” “A gimmick that is necessary […] must by definition be trivial.” The gimmick’s capitalist DNA allows for

such reversals [which] are endemic to the world that gives rise to the gimmick’s compromised aesthetic. Like capitalism itself, in which paradoxes like planned obsolescence and routinized innovation abound, the gimmick is a […] fundamentally unstable form.

Capitalism, which ceaselessly generates more work while making workers obsolete, is the gimmick’s progenitor and twin.

The gimmick’s ubiquity, like that of capitalism, makes it similarly hard to pin down. Ngai follows Susan Sontag’s lead in “Notes on ‘Camp’” by personifying her object of study: the gimmick is loud and embarrassing, pestering and diverting like a precocious child. Theory of the Gimmick is never dry because it has the quality of the hunt, even when Ngai arrives at abstract formulations or locates the social value of the gimmick by wading through devalued aesthetic responses (annoyance, embarrassment, amusement). Ngai’s study lies somewhere between critical theory and Sontag’s best work; her rigorous economic analysis, combined with her flair for the memorable epigram, makes the prose rangy and zippy. (She would have plenty to say about adjectival characterizations like these intrinsic to book reviews.)

More : https://lareviewofbooks.org/article/gimme-more-on-sianne-ngais-theory-of-the-gimmick

Text by  Andrew Koenig

Thursday, October 17, 2019

Το Bauhaus δεν είναι το σπίτι μας; Το «πνεύμα» της ελεύθερης οικονομίας στην συγκρότηση της σχολής της Βαϊμάρης



Τι θα συνέβαινε αν αντικαθιστούσαμε τον όρο «λιτότητα» μ’ εκείνον του «ασκητισμού»; Σκέφτομαι πως σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό στο Bauhaus δεν θα άλλαζαν και πολλά πράγματα. Αν και το ασκητικό στοιχείο αναδεικνύει την ανάγκη του «αφαιρείν» και της «εγκράτειας», αυτό σε καμία περίπτωση δεν εναντιώνεται στη λογική της μαζικής παραγωγής και της τυποποίησης που χαρακτηρίζει την σχολή της Βαϊμάρης. 
Ο παραπάνω λογισμός επιτρέπει να συλλάβουμε τη σημασία της θρησκευτικής επίδρασης στο σχεδιασμό. Από αυτήν την άποψη, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η συγκρότηση του Bauhausσυνδέεται με τη χριστιανική ηθική για να διαπιστώσουμε επιπρόσθετα πως το διεθνές στιλ(international style) της ιστορικής σύζευξης, δηλαδή της μοντέρνας ευρωπαϊκής με την αμερικανική αρχιτεκτονική, σχετίζεται με την εφαρμογή αυτών των ιδεών στον χτιστό πολιτισμό. Πρόκειται για μια απόπειρα που αφήνει για λίγο την ερμηνεία του καπιταλισμού με εργαλείο την υλικοτεχνική δομή και θέτει ερωτήματα γύρω από τις αξίες πάνω στις οποίες αναπτύσσεται ως οικονομικό σύστημα.
Η ερμηνεία που περιστρέφεται γύρω από τη σχέση του καπιταλισμού με τον χριστιανισμό, ειδικά αυτή που ορίζει την προτεσταντική ηθική ως γενεσιουργό αίτια της οικονομίας των καιρών μας, είναι σχεδόν το ίδιο παλιά όσο και η μαρξιστική (1867). Η ανάλυση αυτής της συγγένειας εμφανίζεται στις αρχές του 20ού αιώνα και οφείλεται προφανώς στη μελέτη του Μax Weber«Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού», που εγκαινιάζει την οικονομική κοινωνιολογία.
Αν ο καπιταλισμός, ως ένας τρόπος ορθολογικού σχεδιασμού του συνόλου της ζωής, αφορά περισσότερο από κάθε άλλη οικονομική θεωρία την συσσώρευση και προτάσσει τον ασκητισμό στην καθημερινή συμπεριφορά, τότε μήπως η σχολή του Bauhaus αποτελεί την ακριβέστερη μεταφορά αυτής της αρχής στην αρχιτεκτονική παράδοση; 
Μπορεί ο οικονομικός ρασιοναλισμός να δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη θρησκευτική απομάγευση και τη μετατροπή του bourgeois σε αστό, όπως και για τη σταδιακή αντικατάσταση της υπαίθρου από τη μητροπολιτική εμπειρία, όμως ο προτεσταντισμός ως μια κυρίαρχη έκφραση του σύγχρονης χριστιανικής ηθικής ήταν και παραμένει ενεργός σε όλες τις ιστορικές διαδρομές του νεωτερικού βίου. Αν, μέσα στο οργανωμένο πλαίσιο της νεωτερικής κοινωνίας, χρέος και προορισμός κάθε πολίτη είναι η δικαίωση μέσα από το επάγγελμα, αυτή η εργασιακή υποχρέωση προϋπάρχει και επιβραβεύεται στον προτεσταντισμό. 
Το μορφολογικό πρότυπο του Bauhaus και οι ηθικές του προεκτάσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να θεωρήσουμε τελείως αυθαίρετη τούτη τη σύγκλιση. Όμως αυτό δεν φαίνεται να γίνεται συνειδητό σε όλους όσους η νεωτερική παράδοση αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Σκληρή και επίμονη δουλειά, με πλήρη και αποκλειστική προσήλωση στο αντικείμενο, εν ολίγοις ένας ασκητικός βίος, στον οποίο ο καθένας διαλέγει τη δική του «συσσώρευση πλούτου», όταν μάλιστα αυτή η «συσσώρευση» δεν σημαίνει αποκλειστικά την συγκέντρωση χρήματων. Το εν λόγω μοτίβο δεν απουσιάζει από την πρακτική που βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. 
Αυτές οι επιλογές σχηματίζουν ένα είδος «προδιάθεσης» στα θεμέλια της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Θα λέγαμε πως προλογίζουν ένα αισθητικό μόρφωμα, το οποίο επικροτεί την αφοσίωση στη δομική επανάληψη, τη γραμμική αυστηρότητα και τη λιτότητα στη φόρμα, την εξίσωση της απλότητας με την άμεση χρηστικότητα. Ο Tom Wolfe, στο γνωστό του λίβελο FromBauhaus to our house, κάποια στιγμή αναφέρεται έστω και αποσπασματικά στην «πουριτανική» αφθονία των ουρανοξυστών από γυαλί και ατσάλι. Δεν σχολιάζει, όμως, περαιτέρω την πιθανή σχέση του πουριτανισμού με τις αρχές της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.[i]  
Πολλά χρόνια νωρίτερα, ήταν και πάλι ο Max Weber εκείνος που εξέτασε το πώς η τάση για ομοιομορφία στη ζωή αντανακλάται στην τυποποίηση της παραγωγής, εκεί όπου το ανθρώπινο υποκείμενο υποτάσσεται στην ιδέα του «καθήκοντος»: «Ο άνθρωπος είναι μόνο ο διαχειριστής των αγαθών που ήρθαν σε αυτόν με τη χάρη του θεού. Πρέπει όμως ο δούλος της βίβλου να λογοδοτήσει για κάθε λεπτό που εμπιστευτήκαν σε αυτόν, και είναι τουλάχιστον επικίνδυνο να ξοδεύει κάτι από αυτό για ένα σκοπό που δεν υπηρετεί τη δόξα του πάρα μόνο την απόλαυση».[ii] Στην επόμενη πρόταση, ο Weber απευθύνεται άμεσα στον αναγνώστη και τον ρωτά: «Ποιος, που έχει τα ματιά του ανοικτά, δεν συναντάει εκπροσώπους της αντίληψης αυτής σήμερα;».[iii] Η διατύπωση του Γερμανού οικονομολόγου αναφέρεται βέβαια στις αρχές του 20ού αιώνα. Όμως και στην 4η βιομηχανική επανάσταση που βιώνουμε σήμερα η εισχώρηση του ασκητισμού στην εγκόσμια καθημερινή ζωή είναι αναμφισβήτητη.
Αν και το ύφος του Βαuhaus αφορά την αποφυγή της σπάταλης ή της χλιδής, που άλλες αρχιτεκτονικές σχολές θα ήταν αδύνατο να αποφύγουν, το πρόσταγμα για μια αισθητική της ολιγάρκειας σε συνδυασμό με το εγκόσμιο καθήκον της εργατικότητας κάνει τους μισητούς όσο και ποθητούς κύβους από γυαλί και ατσάλι να αντιστοιχούν στους συγχρόνους ναούς της πνευματικής άσκησης και προσευχής του συγχρόνου επιχειρηματία και των επαγγελμάτων της οικονομίας και γραφειοκρατίας γενικότερα. 
Ασφαλώς είναι αρκετό να κοιτάξουμε τους πρώτους «πελάτες» της σχολής του Bauhaus για να εξακριβώσουμε τις ομοιότητες αναμεσα στο καπιταλιστικο ήθος και την οικονομική τάξη και πως η τελευταία ανταποκρίνεται στην αρχιτεκτονική παραγωγή που αναπαράγει αυτές τις αξίες. Επιπρόσθετα, δεν  πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιδέα της «άνεσης» περιορίζεται από τις δραστηριότητες που είναι επιτρεπτές, τη διεκδίκηση ενός ύφους ζωής που είναι αντίθετο προς την απληστία. 
Εθισμοί –με την έννοια της σταθερής θέλησης– στη βάση ενός ασκητικού βίου, όπως ο αυτοέλεγχος, η εγκράτεια, η υπακοή και η δέσμευση στον επαγγελματικό ρόλο με την έννοια του καθήκοντος δεν βρίσκουν αναλογίες στην υλική συνθήκη του Bauhaus και του «διεθνούς ύφους»; Πασίγνωστες δηλώσεις του Mies van der Rohe όπως το “Less is more” ή το “God is inthe detail” δεν μαρτυρούν μιαν αντίστοιχη κοσμική ηθική;
Η δύναμη της πουριτανικής ηθικής αναπτύχθηκε σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας και εισέβαλε ασφαλώς στις πιο απόκρυφες γωνίες των ιδιωτικότητας, ευνοώντας τη μετρημένη απόλαυση των αγαθών μέσω του ασκητικού εξαναγκασμού για αποταμίευση, και του αναπόφευκτου σχηματισμού του κεφαλαίου. Η ανάπτυξη μιας οικονομικά ορθολογικής ζωής ως καρπού της επαγγελματικής αφοσίωσης αντιμετωπίστηκε ως ευλογία του θεού. Έτσι και το Bauhaus κατά κάποιο τρόπο είναι από τις πιο «ευλογημένες» παραγωγικές επενδύσεις του κεφαλαίου στο χτιστό πολιτισμό. Αυτή η σύγκλιση λειτουργεί  ανεξάρτητα από τη γνωστή αθεΐα ή αγνωστικισμό των αρχιτεκτόνων που ακολουθούσαν το «διεθνές ύφος». Εξάλλου, όσον αφορά το Bauhaus, στην πλειοψηφία τους οι συντελεστές του είχαν προτεσταντική καταγωγή.


Friday, June 21, 2019

Landlord Colors: On Art, Economy, and Materiality



This weekend marks the opening of our landmark exhibition Landlord Colors: On Art, Economy, and Materiality. This large-scale exhibition and public engagement series brings together artworks from five international art scenes that have experienced economic and societal upheaval: Italy (1960s-80s), Korea (1970s-80s), Cuba (1990s-present), Greece (2009-present), Detroit, USA (1967-present). It will be on view at Cranbrook Art Museum from June 22 through October 6, 2019, with a special preview celebration on June 21. 

It is a rare opportunity for metro Detroiters to see seminal historic works from around the world along with new commissions from contemporary artists such as Reynier Leyva Novo, Zoë Paul, Kostis Velonis, Matthew Angelo Harrison, and Scott Hocking. 

In Detroit, Cranbrook Art Museum Senior Curator Laura Mott has partnered with Taylor Renee-Aldridge (co-founder of ARTS.BLACK) and Ryan Myers-Johnson (Executive Director of Sidewalk Detroit) to offer a free four-month engagement series that is designed to connect art to history and contemporary life across Detroit. See the full list of events here.

Join us THIS WEEKEND for the opening events!

Friday, June 21, 2019
ArtMembers Preview Party
6–9pm

Cranbrook Art Museum
Free for ArtMembers, $20 at the door
Meet artists Elizabet Cerviño, Olayami Dabls, Tyree Guyton, Jennifer Harge, Carole Harris, Matthew Angelo Harrison, Patrick Hill, Scott Hocking, Addie Langford, Kylie Lockwood, Billy Mark, Tiff Massey, Allie McGhee, Jason Murphy, Reynier Leyva Novo, Zoë Paul, Susana Pilar, Anders Ruhwald, Chris Schanck, Socratis Socratous, and Elizabeth Youngblood, among others. 
Special performance by Elizabet Cerviño at 7:30pm.

Saturday, June 22, 2019
Material Detroit Events Open to the Public
The full schedule can be found here. Special events include:

Dawn to Dusk: Billy Mark Wind Installation. Mark will create a participatory site-specific installation in his neighborhood of Detroit’s North End, featuring a handmade hoodie with 25-foot arms affixed to three flagpoles. Each morning from June 22–July 28, Mark will raise the arms of the sweatshirts at dawn and lower them at dusk. Visitors are invited to put themselves in the garment. Location: 858 Blaine St., Detroit.

3pm: Susana Pilar Alma (Soul) Performance.* The Havana-based Afro-Cuban artist will present a performance that draws upon a true story from the Detroit 1967 Rebellion. In collaboration with local musicians, Pilar will create a performance that honors the music of The Dramatics, whose founding member, Cleveland Larry Reed, survived the police siege on The Algiers Motel in 1967. Location: 8301 Woodward, Detroit.
*In the event of rain, the performance will be moved to Sunday at 3pm at the same location. Please visit our website and social media channels for the most up-to-date information.

1–6pm: Scott Hocking Bone Black Installation. A monumental installation near Atwater Beach utilizes a collection of the metaphorical ‘bones’ of Detroit’s once prosperous economy – the many boats abandoned throughout the city. Theatrically presented as a suspended fleet, Hocking applies “Bone Black” paint to the boats, an industrial pigment from crushed animal bones that has been produced in Detroit since the 19th century. Location: 900 Guoin St., Detroit (entrance on Guoin between Chene and Joseph Campau).

Noon–4pm: Anders Ruhwald Unit 1: 3583 Dubois Installation. Ruhwald will launch this ongoing project that will occupy an entire apartment in Detroit’s Eastern Market neighborhood. The artist investigates themes of transformation and memory through this installation of black ceramic, charred wood, molten glass, and perceptual environments. Location: Unit 1, 3583 Dubois St., Detroit.

3–6pm: Dabls’ MBAD African Bead Museum. A city-block-sized installation by Olayami Dabls that has been a cultural nexus in Detroit since the late 1990s will celebrate the launch of a new storytelling and exhibition space created in partnership with Lorcan O’Herlihy Architects (LOHA). Speakers will include Olayami Dabls (MBAD), Lorcan O’Herlihy (LOHA), Brittney Hoszkiw (Michigan Economic Development Corp.), and others, as well as a live musical performance by Efe Bes’s group iBm. The Material Detroit curators have organized the debut exhibition by Detroit-based artist Elizabeth Youngblood entitled, mat|ter. Set within the installation’s gallery space, the exhibition will serve as a momentary companion to this longstanding creative pillar. Location: 6559 Grand River Ave., Detroit.

Monday, March 11, 2019

Reading Matter

Reading Matter 


 Hydrogeny by Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand

Atoms and particles, rare earth minerals and hybrid composites, precious metals and microwaves, matter is commonly perceived as a passive commodity ought to be mobilised to become material. But when approached through a lens of human productivity, only certain facets of matter get recognised as valuable part of the market. In this event, Evelina Domnitch will address strategies for expanding the human perception of the material forces and agency of matter, from chemical and quantum to micro-gravitational. Through performative environments and phenomenological experiments that exceed the scope of applied science and challenge the disciplinary boundaries, Domnitch invites to rethink the nature of human relationship with matter.

Using material and the concept of conductivity as a lens, Füsun Türetken will explore a range of instances where conflict and capital can be read through matter, more precisely metal. Acknowledging ‘metal as conductor of all matter’, her work proposes a theory of the complicity of metals as quasi-agents that influence and register events, and addresses metal’s role in shaping the world of finance, belief systems, geopolitical relations, (digital) bodies, even the stratosphere and the ‘climate-engineered’ weapons. Türetken will screen her latest film ‘Alchemic Desire’, which examines the parallels between the practice of trading metals at the world’s biggest physical metals exchange, the London Metal Exchange (LME), deleuzo-guattarian models of psycho-social dynamics, and the practice of alchemy.

The evening is moderated by design critic and curator Alice Twemlow.
The event is part of ‘Matter’ series, exploring the relationship between design and matter. It imagines different forms of engagements with materiality, and inquires what it means to design with social and ecological sensitivity in the age of escalating environmental crisis. The event is organised in conjunction with the Neuhaus programme for more-than-human knowledge, opening at Het Nieuwe Instituut in May 2019.

Wednesday, June 13, 2018

Artists as cryptofinanciers: welcome to the blockchain



Sarah Friend’s Clickmine (2017) satirises clicking games

Art Basel is this year opening its doors to blockchain, the revolutionary technology behind cryptocurrencies such as bitcoin and ether. Art Basel’s Conversations programme includes Blockchain and the Art World, a group discussion on 14 June that features the leading digital artist Simon Denny, among others. On 13 June, a conference called Basel ArtTech+Blockchain Connect, organised by the New Art Academy with Forbes, is taking place at Messe Basel. Much of the focus on blockchain’s application within the cultural sphere has focused on its role in markets—it is, after all, fundamentally a financial creation. Ruth Catlow, the co-director of the London-based art and technology organisation Furtherfield, is one of the authors of a new book, Artists Re:Thinking the Blockchain (Torque Editions and Furtherfield). In her introduction, she writes that “one of the most important and hard-to-grasp characteristics of the blockchain is the way it puts finance, or its mechanisms, at the heart of every action in the digital domain”.

Friday, September 30, 2016

For a New Liberty


Murray N. Rothbard proposes a once-and-for-all escape from the two major political parties, the ideologies they embrace, and their central plans for using state power against people. Libertarianism is Rothbard's radical alternative that says state power is unworkable and immoral and ought to be curbed and finally abolished

https://mises.org/sites/default/files/For%20a%20New%20Liberty%20The%20Libertarian%20Manifesto_3.pdf


Wednesday, June 22, 2016

NA Fund Academy 2016: "We need places where we can fall in love"




In his 1977 lectures "How to live together," Roland Barthes addressed the philosophical problem of the coexistence of individuals through the lens of the everyday: food, things, places… Achieving the utopia of a collective, "idiorhythmic" subject, requires us to overcome arbitrary division as much as to open spaces of shared interests. How can relations of commons be translated into cultural methods to build a convivial society? Can the sense of emplacement give new meaning to our engagement with the global issues of the world? In times of acceleration and separation, intuitive practices of the local and slow life constitute a precious knowledge. A growing number of citizens are becoming involved in a horizontal process of ecological and social "transition" that takes its roots in simple gestures of everyday life: growing food, preserving seeds, bartering knowledge, and building tools of resilience to prepare for the multiple crises that lie at the horizon of our complex, yet fragile systems of organization: debt, peak-oil, anthropogenic climate change, crop yields and a general decline of efficiency rates.

From June 20 to 24, Nature Addicts! Fund will host its fourth mobile academy in the city of Basel, where the fund has a 3-year partnership with Institut Kunst to bring international artists to the new exhibition space Der Tank located within the School of Fine Arts, FHNW Academy of Art and Design .

Curated by Stéphane Verlet-Bottéro, the academy "We need places where we can fall in love" invites 12 emerging European artists to debate on the cultural implications of the shift to relationships of places and commons, interact with local "transitioners" who are developing practical alternatives from urban agriculture to local currencies, and look at how issues of rhythm, space, living and working together, are addressed by a number of artistic initiatives in and around the city.

Participants: Inge Ceustermans, Etienne Chambaud, Sjim Hendrix, Valentina Karga, Sophie Krier, Tiphanie Mall, Katarzyna Przezwańska, Simon Ripoll-Hurier, Paul Smyth, Julia Stern, Hanes Sturzenegger, Yesenia Thibault-Picazo

Contributors: Ugo Bardi, Béla Bartha, Bastiaan Fricht, Chus Martínez, Mathilde Rosier, Pierre Tandille, Isidor Wallimann, Marilola Wili 

Nature Addicts! Fund was founded in 2011 by Bertrand Jacoberger with the objective of supporting artists and arts organizations concerned with environmental and sustainability issues. The mobile academies hosted by NA Fund aim to bring together emerging artists and researchers from all forms of expression to debate, learn from each other and allow new creative impetus to emerge. The traveling format serves as a source of inspiration as each country, each artistic community has its own unique outlook on the world, influenced by its geographic, political, economic and social situation. In 2012, NA Fund was partner of the commission and conference program "On Seeds and Multi-species Intra-Action" at dOCUMENTA (13). In 2013 and 2014, Le Centquatre Paris was funded in a partnership that saw five artists benefit from residencies, productions and exhibitions. In 2015, NA Fund gathered ten critics, curators and scholars in Venice to discuss perspectives and needs of artistic research in the anthropocene.

June 20–24, 2016

Basel
Switzerland

Thursday, June 11, 2015

International summit on domestic affairs

The conference adopts as a starting point the historic and cultural constitution of what has become established as “domestic” in the western historico-cultural narrative, the revision of which is being widely debated today. Do we need to revise our understanding of what “domestic” means, and which politics of household and budget management at different levels – from the private household to the region, the city, the planet – are yielded by such a shift in perspective?
Household and budget management is one thing above all else: a navigation between scarcity and surplus. Food, globalisation and politics are thereby inextricably linked. In the context of the summit, a second panel will therefore address the complex coherencies between bread and politics. If today there is talk of a “global food system”, this refers to the extensive geographies tied in with food, to the conditions of agricultural production and the huge consumption of resources that underpins this production. How to feed the growing global population is one of the most pressing challenges of the 21st century. Food politics range from urban agriculture initiatives and organic farming to dealing with the post-colonial geographies of food.
A third panel, “Towards a global domestic revolution”, discusses new models of work beyond the working society, which are already inherent in the complex practice of housekeeping. Flexible models of home-work, precarious and underpaid employment, creative work and work-related migration are already part of everyday working life in the 21st century. Global budgets combine the incomes of transnational work-related migration, home-work and family networks. Transnational households, co-working and sharing suggest other practices of conveying the essence of domestic work and re-evaluating it. They circumvent the social hierarchies inherent to the evaluation of domestic labour and thereby reveal perspectives for an emancipation of domestic work beyond the “working society”.

Closing of the Haushaltsmesse 2015 with the international summit on domestic affairs, “The world. One Household”
7 to 9 August 2015 in the complex of Masters’ Houses; 

 http://www.bauhaus-dessau.de/haushaltsmesse-2015-internationale-summit.html   

Haushaltsmesse 2015: The art of housekeeping and budgeting in the 21st century

How can we live in a healthy and 

economical way in the future?


Sunday, March 29, 2015

Reserve

Reserve, 2014
Wood, acrylic, canvas 
46 x 29 cm

Tuesday, March 17, 2015

The Birth of the Robot


DirectorLen Lye
Production CompanyShell-Mex
ProducerLen Lye
ScriptC.H. David
PhotographyAlex Strasser
Colour Decor & ProductionHumphrey Jennings
Sound RecordingJack Ellitt


A puppet fantasy advertising Shell Lubrication oils. A man motoring in the desert dies and, with the help of Shell Mex oil, is reconstructed as the company's trademark robot.

https://www.youtube.com/watch?v=6ovxMnvbD90&feature=youtu.be

Thursday, August 21, 2014

Earth Overshoot Day arrives earlier as we consume too much for planet to replenish


The latest grim news about the Earth’s resources is that we are using them up faster and faster every year, and that is creating bigger and bigger economic inequalities between countries.
We hit what is known as Earth Overshoot Day even earlier this year – on 19 August
Global Footprint Network, the environmental think-tank that monitors mankind’s impact on the planet, working with the World Wide Fund for Nature, said we are running out of irreplaceable reserves.
http://euronews.com/2014/08/19/earth-overshoot-day-arrives-earlier-as-we-consume-too-much/

Saturday, April 19, 2014

Arte para se mujer, De "Metys" a "Phynance"


Ulises y su Metis 

Una de las cuestiones fascinantes de la Odisea de Homero, es que trata de un rey que a pesar de serlo tiene que luchar continuamente por su supervivencia venciendo peligros extremos utilizando su ingenio. Desde el comienzo de su largo viaje, Ulises activa un modelo de masculinidad diferente del que podríamos haber esperado, el aquíleo, restringido al campo de la lucha. Aquiles, un semidiós, el mayor guerrero de la Ilíada de Homero y compañero de batalla de Ulises en la guerra de Troya, pierde su vida al servicio de la nación. La idea de heroísmo es definida a lo largo de las batallas, y Aquiles encarna su ideal. A pesar de todo es Hércules el mayor héroe griego, primitivo y violento, quien expresa mejor el concepto arcaico de las cualidades del hombre tal y como fue construido durante en tiempos de Homero. Ulises es recordado no como un campeón fuerte musculoso, sino como un hombre legendario cuya curiosidad se expresa geográficamente en un largo viaje similar al de un judío errante. Aunque condenado a vagar finalmente consigue volver a Ítaca, su hogar, con más memorias y experiencias que ninguna otra persona en el mundo del la antigüedad. Ulises, mañoso y con ingenio lo consigue todo gracias a Metis (la inteligencia avispada, la astucia).

La palabra griega “metis” se refiere a una doble cualidad que aúna astucia y sabiduría.
   En la mitología, Metis fue el primer amor y la primera esposa de Zeus, a quien solía servir de consejera. Cuando anunció a este último que le iba a dar primero una hija, y luego un hijo a quien correspondería el gobierno del mundo, Zeus, temeroso de que la profecía se cumpliese, la devoró. Su hija, Atenea, nacería más tarde de la cabeza de Zeus. Es este hecho de que fuese el propio Zeus quien dio a luz a Atenea, la razón de que la mayoría de los escritores de la Antigüedad representen a Atenea como una diosa sin madre, olvidando citar a Metis. También es la causa de que en la simbología de los nombres los poemas homéricos den a Zeus el título de “Metieta”, o “Zeus consejero”.

Rey Ubu y Duchamp
No hay duda de que Ulises es un héroe astuto, pero ahora quisiera conectar su sabiduría con la de otras dos figuras bien conocidas de la modernidad. Quiero tratar de conectar a Ulises con Padre Ubú, el protagonista de las obras de teatro de Alfred Jarry, y con otro superhéroe de la modernidad, Marcel Duchamp.
¿Por qué esta inhabitual vinculación?

 El Padre Ubu, caricatura infantil de profesor de física de Alfred Jarry, es una personalidad teatral inventada. La creación de un escritor simbolista provocador que tuvo al menos un ilustre epígono. Me refiero a Marcel Duchamp, tal vez el artista más cínico de la generación siguiente y de las que vinieron después. Mejor que comparar a escritor y artista, es comparar a la creación de Jarry, el “Rey Ubú”, con Marcel Duchamp. Fue este último quien dijo él mismo “Rabelais y Jarry son mis dioses, evidentemente”. La lista de referencias a Jarry en la obra de Duchamp es larga. Normalmente, el paralelismo de su obra y la de Jarry se establece a partir de su mutua obsesión con los descubrimientos científicos, desde la electricidad a la geometría no euclidiana o la cuarta dimensión.  El el personaje de Jarry, Ubu Roi (Ubú Rey) es el que mejor ofrece un espejo del estilo de vida de Duchamp, el mayor “enfant terrible” de los tiempos modernos. Ambos tienen una marcada tendencia al sarcasmo. Andrew Hugill, académico en estudios patafísicos escribe: “Hay en él, como en el humor patafísico, algo brutal y elegante”.
Un ejemplo que permite captar esta simultánea expresión de brutalidad y elegancia en el humor anti-utópico de Duchamp es el siguiente aforismo de su publicación “Green Box” (1934). “Establecer una sociedad en la que el individuo tiene que pagar por el aire que respira”. “En caso de impago proceder, caso de ser necesario, simplemente a asfixiarlo (corte suministro de aire)”. Lo que es seguro es que Monsieur Ubú está familiarizado con este tipo de bromas. El humor, cuando no el sarcasmo, es un método oficial de hacer comprender a alguien la estructura de las políticas económicas contemporáneas.
Probablemente la vida aventurera de Ulises podría servir como modelo del actual sistema económico, pero ¿ofrece algún tipo de ética financiera? ¿Y sus epígonos en el mundo de la literatura y de la práctica artística?
Las notas introductorias de Ubú Rey nos informan de que el carácter de Ubu “nació como una burla de un profesor muy detestado, el pobre Monsieur Herbert”. M. Hubert era en realidad un profesor gordo e incapaz en el liceo de Rennes, que más tarde se convirtió en un político reaccionario local. Tal y como quiso su inventor, Ubú se convirtió en la encarnación de todas las características despreciables: es pomposo, vano, cruel, estúpido, homicida, cobarde, avaricioso y autoritario. También Ulises, el hombre de los mil recursos, es homicida y cruel, destructor de las aguas de ciudades, y artífice de la caída de Troya como Ubú lo es de la muerte del rey de Polonia y la mayor parte de la familia real en Varsovia.
 El Rey Ubú no sólo es un guerrero cruel, sino que además trata de combinar la invasión militar con su nueva idea de las “phinanzas”, con “ph” en lugar de con “f”, una escuela financiera en la historia de la economía.

Phynanza
Qué significa Phynanza?
Entre otros neologismos, la sátira política de Jarry introduce el término Phynanza, que combina el griego “physis” (naturaleza) y el latín “finanza” (economía). Las palabras “phinanza” y “phinanciero” están inspiradas por el aire pomposo de su profesor de física, Monsieur Hébert. Como ya se ha dicho, Hébert se convirtió en el modelo inicial para la figura cómica del Padre Ubú, y la obra de teatro de Jarry condena la manipulación del poder presentando a Ubú como un coronel que usurpa el trono del rey de Polonia. Convirtiéndose en rey, el Padre Ubú “personifica para el escritor toda la fealdad del mundo”.
El crítico belga Thierry du Duve ha planteado con éxito la cuestión del artista como financiero interpretando a Marcel Duchamp como el “listo financiero que posee el secreto del valor de cambio artístico”.
Así pues, al responder a la cuestión de qué es “phinanza” con “ph” y de identificar las característias del “phinanciero” tanto de Jarry como de Duchamp, podríamos simplemente identificarlo con la codicia económica que refleja la influencia de la globalización de la actividad corporativa.

 Las delicadas maneras de Duchamp hacen que no parezca un codicioso cerdo capitalista, pero el artista, famoso por la flexibilidad de todos los aspectos de su vida, proporciona al menos una respuesta positiva a la siguiente cuestión que tiene que ver con la economía: “¿Puede uno hacer obras que no sean obras de arte?”. En la obra de teatro de Jarry, el Padre Ubú se llama a si mismo “maestro de la phinanza”.
La misma pregunta se plantea respecto a Ulises: “¿Puede alguien convertirse en héroe evitando el modelo de Hércules y Aquiles, encontrando soluciones ingeniosas a problemas que normalmente requieren acciones heroicas?”.
¿Puede alguien hacerse rico sin trabajar? Esta sería al menos la pregunta común a las tres figuras legendarias: al Ulises de Homero, a la marioneta de Alfred Jarry, el Padre Ubú, y a la “persona phinanciera” de Marcel Duchamp.

Fuente
Duchamp se da cuenta del arco de la especulación en su propia práctica. Bajo el nombre de R. Mutt compra un orinal de porcelana que presenta, bajo el título de “Fuente” a la sociedad de artistas independientes, de la que él mismo era presidente y accionista. Duchamp solía tener más de una personalidad jugando así en todos los campos posibles. Al igual que “Ulises”, su “metis” le lleva a adoptar diferentes modos de aproximarse a un problema para resolverlo. Puesto que uno de los problemas principales en la vida humana es el financiero, Duchamp optó por la opción existencial de negar que existe problema alguno, haciendo su famosa afirmación “no hay solución porque no hay problema”.
Como pintor había recibido reconocimiento por su “Desnudo bajando la escalera”. Pero Duchamp como artista bajo el seudónimo R. Mutt no hizo la fuente. Negándose a volverse un artesano, la compró al manufacturero J.L.Mott, que se la vendió a R. Mutt. Duchamp, en calidad de Mutt, entregó un depósito prometiendo pagar el resto pronto pues contaba con vender el objeto con margen de beneficio. Duchamp introdujo nuevas prácticas en la política comercial del mercado del arte.
Según el diccionario, especulación es el acto de entrar en transacciones de negocios que entrañan riesgo considerable pero ofrecen la posibilidad de grandes beneficios, con la esperanza de beneficiarse de las fluctuaciones del mercado. El Rey Ubú es un héroe codicioso que gana especulando el dinero que a Jarry le gustaría ganar en la práctica, y que en la vida real Duchamp consigue sin grandes dificultades.
 “Arrhes” en francés, o “contrato de arras” en español, es un contrato privado, donde las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes o inmuebles como una vivienda, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto de senal. Forma parte de los denominados precontratos, dado que lo que se está contratando es la obligación de firmar un contrato (el de compraventa) en el futuro.
En francés “arrhes” existe sólo en plural. ¿Por qué Duchamp escribe arrhe en singular? Si “arrhe” es a “art” lo que “shite” a “shit”, entonces significa el singular avance del pago singular. Arrhe sin “s” suena igual que “art”. Depósito, suena en francés igual que arte. Pero depósito en francés se dice en plural, refiriéndose el pago singular de “arrhe” sin “s” sólo a un tipo de arte. Al arte femenino que es “la” pintura y no al resto de las artes, que tienen una definición de género. Thierry de Duve sostiene que en tanto que palabra con género, el arte como pintura se refiere sólo a la mitad de la humanidad y se muestra femenino. Duchamp pinta a la virgen y a la novia en el “Pasaje de la Virgen a novia” (1912) pero para la exposición decide no pintar sino exponer un “objet trouvé”. Con un orinal al que denomina “fuente” mantiene la identificación femenina con el sujeto a través del género femenino del objeto. Al fin y al cabo es el lugar en donde los hombres exhiben sus genitales y mean.

¿Dónde encontrar el deseo de “phinanza” en los viajes de Ulises?

¿Es posible trasplantar el término finanza de la codicia de un profesor de física al rediseño de la economía de la naturaleza, tal y como la misma etimología del término sugiere? Trabajos recientes realizados en Grecia sobre el humor absurdo y las cualidades anárquicas de las cualidades de los escritos de Jarry parecen hacer uso de los principios de una “phinanza” reinventada que contiene restos de las nociones de esfuerzo físico y de autarquía. No más tácticas geofinancieras de Ulises exploradas a través de los océanos, de la bárbara pasión del dinero por el Rey Ubú o incluso de la cínica práctica de Duchamp de ganar dinero sin dolor físico

 Martha Dimitropoulou, "Ναρκισσος", 2013.


Artistas griegas de los últimos años como Martha Dimitropoulou, Dora Economou, Vasso Gavaisse, Evangelia Spiliopoulou, o Maro Fasouli podrían ser caracterizadas a partir de su aproximación herética contraria al ideal masculino de formas geométricas y minimalismo. 


 Dora Economou, "Round Idea", 2014

Se las puede reevaluar a través de sus “modos phinancieros” de expresión dentro de un vocabulario abstracto o estructurado en el que la tradición conceptual se enfrenta al fin de la 
vieja dicotomía patriarcal entre naturaleza y sociedad.
Vasso Gavaisse, Azurro, 2011

Esta es una breve referencia visual de su trabajo. No voy a insistir en hacer 
una presentación detallada de sus obras. Apenas unas fotos para dar una idea del modo en que estas artistas se apropian del viejo campo de la “phinanza” política y cómo construyen nuevas experiencias.Su trabajo, a menudo frágil y compuesto de materiales humildes, parece contener una conexión implícita con las antiguas raíces de la economía, la política de una economía doméstica que puede ser retrotraída al término griego “oikónomos” (es decir, el que gobierna un hogar), que deriva del término “oíkos” (casa) y “némo” (manejar, distribuir).



Evangelia Spiliopoulou, "In Charge of the Celestial Gods", 2013

Reformulando esta cuestión como la del artista como financiero ( en el sentido etimológico), podemos explorar las críticas relaciones entre la economía del hogar y la geontología, así como interrogarnos a propósito de la “phísica” de los materiales del artista. El arte contemporáneo, y en especial el reciente interés por las posibilidades del objeto no glamuroso nos llevan a plantearnos nuevos interrogantes sobre la práctica estética. Primera entre tales preguntas está la del papel de tal objeto en el “ecoteatro”, pero esta vez sin la codicia del Padre Ubú y sin las tácticas especulativas de Marcel Duchamp.

Maro Fasouli, Untitled, 2012

Así es como la práctica del arte se puede volver femenina, no por causa de la voluntad del artista masculino de dedicarse a la femenina “pintura” y otras fantasías masculinas, sino porque la práctica artística puede ser analizada como cultura. El arte es el proceso de una variedad de modos de cultivar que pueden ser percibidos como como fragmentos de ambientes geofísicos. Un nuevo culto de la domesticidad podría ser redefinido en torno al hogar sin la extendida tristeza de las mujeres propia del matrimonio y el ser esposa, descrito como el “problema sin nombre” en “La mística de la feminidad” de Betty Friedan, publicada a comienzos de los 60.
 Para ser femenino el arte requiere una cierta geografía, desarrollando el discurso de un punto de vista geontológico. Es el momento en que Penélope toma su venganza.


Kostis Velonis, Talk at the Funcion Lenguaje, Madrid

Translated from English to Spanish by Hector Nuñez Amor.